BRESCIA ESPOSIZIONI MAGGIO 2014 Infopoint Turismo Bresciatourism MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE MOSTRE NEI MUSEI CIVICI & NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DI BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA L’ospite eccellente, le opere della Pinacoteca Tosio Martinengo in Santa Giulia L’esposizione “L’ospite eccellente” presenta una ricca selezione di dipinti appartenenti alle raccolte della Pinacoteca, temporaneamente ospitati presso il Museo della Città al fine di garantirne la visione ai bresciani e ai visitatori provenienti da altre città attraverso un criterio espositivo che valorizza le opere, ponendo in luce gli autori più significativi – tra i quali Raffaello, Moretto, Romanino, Savoldo e Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto – e importanti artisti di interconnessione sulla via maestra dell’intenso realismo che ha caratterizzato la pittura bresciana ed il collezionismo locale. La mostra allestita a Santa Giulia consente di compiere un percorso virtuale attraverso la storia della pittura bresciana – o eseguita a Brescia e per Brescia da importanti artisti italiani – a cominciare dal Tardogotico e fino al pieno Settecento. Non mancano, naturalmente, i più noti capolavori ai quali è legata la fama della raccolta cittadina: dal Cristo Redentore e dall’Angelo di Raffaello allo Stendardo di Orzinuovi di Vincenzo Foppa, dal Cristo e l’Angelo di Moretto all’Adorazione dei Pastori di Lorenzo Lotto, dal Flautista del Savoldo allo straordinario nucleo dei dipinti di Giacomo Ceruti, tra i quali spiccano tre tele appartenenti al cosiddetto Ciclo di Padernello. Parallelamente, trovano posto nell’esposizione anche i Profeti del Moretto, il ciclo dipinto da Giulio e Antonio Campi per palazzo della Loggia, e notevoli opere di genere del Seicento e del Settecento (paesaggi, marine e nature morte). Accanto al taglio cronologico, particolare attenzione viene prestata all’approfondimento di alcuni temi specifici, quali il ritratto (sia di grande che di piccolo formato, con belle miniature di scuola nord-europea e italiana provenienti in gran parte dalla collezione di Paolo Tosio), la pittura devozionale e quella destinata a ornare gli edifici ecclesiastici, con le grandi pale d’altare provenienti dalle chiese di San Barnaba (il polittico di Vincenzo Civerchio e Francesco Napoletano) e di Sant’Eufemia (l’imponente Sacra conversazione dipinta da Moretto) e con le due Natività di Moretto e Romanino. Le cento opere esposte a Santa Giulia trovano posto accanto ad alcuni ambienti del complesso monastico che – sempre in connessione ai lavori di palazzo Martinengo – sono stati destinati a deposito. “D’importanza grande e d’eccezionale rarità…” Collezioni d’arte applicata dei Civici Musei di Brescia Il percorso espositivo consente di ammirare esemplari di rara bellezza provenienti dalla civiche raccolte di arti applicate, la cui formazione si deve ai generosi lasciti di illuminati collezionisti e mecenati come Gabriele Scovolo, Paolo Tosio, Camillo Brozzoni e Leopardo Martinengo da Barco. Avori medievali, oreficerie sacre del Quattrocento, bronzetti rinascimentali, cammei di età neoclassica, il prezioso medagliere sono espressione di creatività artistica e di sapienza tecnica, oltre che testimonianze di storia del gusto. Per rarità, qualità e quantità degli esemplari, meritano particolare attenzione la serie delle maioliche “istoriate”, in grado di documentare l’attività dei maggiori centri ceramici italiani del Cinquecento, e il gruppo dei vetri di produzione muranese, straordinaria esemplificazione delle tecniche e delle tipologie dal XV al XVIII secolo. Gli “oggetti d’arte” selezionati per questa occasione, insieme ai molti altri conservati da alcuni anni nei depositi, costituiscono un patrimonio di straordinaria importanza che trova pochi confronti nei musei italiani. Dal 16 aprile al 13 luglio 2014 “Ugo Mulas. La fotografia” A poco più di 40 anni dalla sua morte, Brescia dedica al grande fotografo Ugo Mulas, nato Pozzolengo nel 1928, un importante tributo, che è anche una riflessione sul suo imprescindibile lavoro di sintesi, La fotografia (Einaudi 1973). 2 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE Promossa da Comune di Brescia e organizzata da Fondazione Brescia Musei, la mostra che si apre il 16 aprile nello splendido complesso del Museo di Santa Giulia, patrimonio Unesco, è il frutto di una condivisione di intenti con l’Archivio Ugo Mulas - nelle persone di Valentina e Melina Mulas - che con la courtesy di Galleria Lia Rumma ha accolto l’invito della città e del fotografo Renato Corsini a partecipare a questo progetto. Valore aggiunto di questa occasione bresciana, la curatela critica e attenta di Jean-François Chevrier, storico dell’arte e della fotografia, docente all’Ecole nationale superieure des Beaux-Arts di Parigi, autore di numerose pubblicazioni e curatore di importanti rassegne. Il percorso costruito da Chevrier attraverso una ricca selezione di fotografie tra quelle che lo stesso Mulas aveva scelto di riprodurre nel 1973, mette in relazione i tre principali filoni in cui si è espressa la sua opera: i reportages sull’arte e sugli artisti, le indagini documentarie sul contesto urbano e, infine, l’analisi degli elementi costitutivi del procedimento fotografico. Le fotografie che si riferiscono al primo ambito evidenziano come Ugo Mulas sia stato un grande osservatore e interprete delle novità apparse nel mondo dell’arte in Italia e negli Stati Uniti durante gli anni ’60. Il suo libro sulla “nuova scena artistica newyorkese” (New York: The New Art Scene, 1967), comprova che un reportage artistico può essere anche il risultato del lavoro di un critico d’arte. I suoi ritratti di artisti, spesso intenti nel loro lavoro, e gli interni d’atelier mostrano personaggi e opere, certo, ma documentano anche atteggiamenti e comportamenti. Bresciano di nascita ma milanese di adozione, Mulas concepiva la sua attività di fotografo come un processo di apprendimento - applicato in particolare al territorio vissuto e al contesto urbano - nel corso del quale ha sempre tenuto legate arte e conoscenza, sperimentazione ed esperienza. Questo approccio è riconoscibile in tutto il corpus della sua opera, e in modo quanto mai evidente nello studio metodico – in cui si combinano immagini e testi – che egli riservò all’operazione fotografica. Dal 10 maggio al 10 giugno 2014. “Anni Settanta e dintorni – appunti di un’Italia da ricordare” La mostra fotografica, a cura di Tatiana Agliani e Renato Corsini, “Anni Settanta e dintorni – appunti di un’Italia da ricordare” è realizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e Fondazione Asm. L’esposizione è composta da circa 170 fotografie scattate in quel periodo dai più importanti fotogiornalisti dell’epoca. Immagini che hanno documentato importanti eventi dell’Italia del post boom economico e che, nella mostra, potranno essere viste in originale. Accanto ad alcuni inediti, gli scatti “storici” esposti raccontano quel periodo che, partendo dalla protesta del 1967, si chiude simbolicamente con l’omicidio di Aldo Moro, passando attraverso le manifestazioni studentesche, le lotte armate, gli attentati terroristici e gli eventi socialmente più rilevanti. L'esposizione è allestita presso la White Room ed è a ingresso libero. Dal 23 maggio all’8 giugno 2014. Inaugurazione venerdì 23 maggio 2014 alle ore 17.30. “Arte cinetica” La mostra nasce nell’ambito dei corsi e laboratori di storia dell’arte contemporanea del percorso formativo in Ideazione e produzione per l’organizzazione artistica, del corso di laurea S.t.ar.s. (Scienze e tecnologie delle arti e dello spettacolo) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Quindi “Arte cinetica” è, di fatto, una mostra-saggio finale, attraverso cui gli studenti dello S.t.ar.s. dell’Università Cattolica hanno affrontato direttamente la creazione di un evento espositivo di alto livello, in una prospettiva professionalizzante e altamente formativa, che li ha immersi nel lavoro preparatorio inerente all’organizzazione della mostra: dallo studio del percorso espositivo, alla schedatura delle opere, all’allestimento, alla promozione attraverso i media. Il tutto è stato reso possibile anche grazie a un accordo stipulato tra l’Università Cattolica, il Comune di Brescia e la Fondazione BresciaMusei, che ha messo a disposizione gli spazi espositivi della Sala dell’affresco nel Museo di Santa Giulia. È questa un’importante “prima volta”: l’avvio di un percorso di collaborazione finalizzato alla formazione e alla conoscenza. 3 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE La mostra presenta ventiquattro importanti opere di arte cinetica e programmata, provenienti da collezioni private bresciane (tra cui la raccolta Prestini). L’obiettivo è di fornire al visitatore gli strumenti utili a riconoscere il pensiero generativo di questa tendenza, sviluppatasi soprattutto negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Al centro dell’attenzione, in queste opere, è lo studio della percezione visiva e della resa in termini pittorici e plastici del movimento, della luce e dei fenomeni ottici. Il linguaggio impiegato dagli artisti è di matrice astrattista, ma va oltre le mere istanze compositive e formalistiche. L’intento è di puntare al coinvolgimento dello spettatore non sul piano emozionale, ma su quello percettivo e psicologico, e quindi di: stimolare i fenomeni della visione; studiarne l’instabilità e la mutevolezza; sperimentare le facoltà cinetiche dell’opera, sia dal punto di visto virtuale, sia meccanico; “programmare” il risultato estetico, individuando un metodo di “costruzione” dell’immagine rigoroso e oggettivo. Gli artisti presenti in mostra sono Marina Apollonio, Mario Ballocco, Alberto Biasi, Hartmut Böhm, Ennio L. Chiggio, Toni Costa, Franco Costalonga, Carlos Cruz-Diez, Dadamaino, Hugo Demarco, Lucia Di Luciano, Horacio García Rossi, Hans Jörg Glattfelder, Julio Le Parc, Marcello Morandini, Giovanni Pizzo, Francisco Sobrino, Ludwig Wilding. Una novità, nell’allestimento, è l’audio guida sotto forma di applicazione, scaricabile gratuitamente e funzionante tramite telefoni cellulari e tablet. Presso la biglietteria del museo saranno consegnate ai visitatori le indicazioni per l’utilizzo dell’applicazione. Ogni opera esposta avrà accanto una TAG, collegata a una scheda esplicativa, alla quale sarà possibile accedere per ascoltare la spiegazione e il commento dell’opera stessa. La mostra è realizzata con il contributo degli allievi del Laboratorio di organizzazione di eventi espositivi (Marta Arizzi, Maria Giovanna Barbaglia, Lara Bessi, Letizia Bonomi, Marta Cavalieri, Chiara Chiarelli, Giuditta Colombi, Davide Fogassi, Silvia Frugoni, Luca Gabbriellini, Giorgia Ghiretti, Lorenzo Guajana, Marisa Paderni, Enrico Ratti, Chiara Rigolli, Linda Rocco, Camilla Sartori, Maria Serena Seghezzi, Diego Taetti, Chiara Turati, Alessandra Van Zwam, Giulia Vitali) e di allievi ed ex allievi del Laboratorio di scrittura critica, che hanno contribuito alla schedatura delle opere (Silvia Andrini, Celeste Baracchi, Ilaria Bosetti, Chiara Chiarelli, Elena Facchetti, Maria Gaburri, Cinzia Guida, Giovanni Lamera, Chiara Rigolli, Camilla Sartori). Le traduzione delle schede in inglese sono a cura di Lucas Padovani. Orari: da martedì a domenica: 9.30-17.30 (chiusura biglietteria ore 16.30). Chiuso tutti i lunedì non festivi. Ingresso: Intero € 10,00 - Ridotto € 7,50 (gruppi da 10 a 30 persone e convenzioni) - Ridotto € 5,50 (da 14 a 18 anni e sopra i 65 anni) - Scuole € 3,00 - Scuole con didattica € 4,50 MUSEO SANTA GIULIA, Via Musei 81/B, tel. 030 2977833/834, [email protected], www.bresciamusei.com MUSEO DEL RISORGIMENTO Dal 10 maggio al 2 giugno 2014 “Arte degli anni settanta” L’Associazione Artisti Bresciani (AAB) partecipa alle celebrazioni del 2014, nel quarantesimo anniversario della strage di piazza Loggia, per tenere vivo il ricordo di quel tragico 28 maggio 1974 e, insieme, per ribadire e testimoniare i valori di verità, giustizia, democrazia. In tutti questi anni, in tutte le commemorazioni, l’AAB ha portato il suo contributo attraverso la diffusione della cultura e dell’arte. Sul piano artistico i livelli di lettura di quegli anni sono molteplici e, per certi versi, contraddittori; la mostra promossa dall’AAB non ha lo scopo di presentare un filone, di analizzare una tendenza, di approfondire un impegno. Presenta alcune tessere del complesso puzzle degli anni settanta con l’esposizione di quadri di quel periodo raccolti da un collezionista bresciano che, per il quarantesimo anniversario di piazza Loggia, mette a disposizione alcuni “beni comuni” della sua collezione. 4 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE Com’è stato ampiamente scritto, ogni gesto collezionistico è a suo modo creativo. Comporre privatamente una raccolta d’arte risponde di volta in volta a istanze diverse, talora compresenti e anche contrastanti, ma sempre merita attenzione e interesse. Significa costruire un proprio personale itinerario attraverso le molteplici vicende dei linguaggi espressivi. Il criterio può essere tipologico, monografico, stilistico, cronologico, o puramente soggettivo. Inoltre, quando ci si voglia riferire alla contemporaneità, o comunque a periodi relativamente vicini nel tempo, ogni pretesa di esaustività cede di fronte al senso della testimonianza, della documentazione, della memoria. Associare opere a fatti, esperienze, momenti storici è legittimo, anzi è un fil rouge efficace: magari il semplice frammento di un mosaico, ma sempre l’utile traccia di un percorso. Gli anni Settanta furono contrassegnati, anche sotto il profilo artistico, da tensioni, contrasti, speranze, ideali, utopie. Tendenze differenti, se non opposte, convivevano e si scontravano, dal Concettuale al neoespressionismo, dalla Poesia Visiva alla multimedialità, dalle operazioni performative alla nuova figurazione. Come in ogni epoca, maestri anziani o già storicizzati proseguivano e approfondivano le loro ricerche, mentre giovani arrembanti si affacciavano sulla scena portando linguaggi propri e originali. Sono esposti quadri di Enrico Baj, Agostino Bonalumi, Remo Brindisi, Roberto Crippa, Virgilio Guidi, Trento Longaretti, Zoran Music, Franco Rognoni, Aligi Sassu, Mario Schifano. Dal 10 maggio al 2 giugno 2014 Audiovideoinstallazione “Sogni Capovolti” Il percorso di lavoro che ha portato verso l’installazione è partito da una ricerca iniziale su libri, articoli, immagini, documentari e, soprattutto, l’incontro con la Casa Della Memoria. Abbiamo incontrato Manlio Milani, presidente dell’Associazione Famigliari Vittime della Strage di Piazza della Loggia, che ci ha descritto le persone che si trovavano in Piazza quel giorno come nodi di una trama fitta, collegati dagli stessi ideali, sentimenti, sensibilità e rabbia. Quando esplose la bomba la trama subì uno strappo violento, ma fin da subito ci fu la volontà di ricostruire i legami perduti. L’idea alla base dell’installazione è stata quella di ricostruire una piazza capovolta. Era una giornata di pioggia e la Piazza era un mare di ombrelli. Partendo da questa immagine suggestiva abbiamo appeso tanti ombrelli capovolti al soffitto usati come schermi di proiezione: ribaltati e sospesi come la bomba capovolse il tempo e lo spazio e congelò questi ombrelli in un istante. Per guardare si è obbligati ad alzare lo sguardo verso l’alto, uno sguardo scomodo che invita alla riflessione. Le proiezioni all’interno degli ombrelli li trasformeranno in contenitori, raccoglitori di pensieri, parole, sentimenti e oggetti. Ci sarà una seconda proiezione su una cascata di fili collegati a un ombrello posto al centro della sala, una pioggia che cadrà sugli spettatori. Il filo come connessione, come memoria, come comunicazione, un invito per le nuove generazioni a raccoglierlo per continuare a raccontare e dimostrare così che nulla è stato interrotto. I suoni raccontano ciò che lo sguardo vede, un sottofondo di pioggia, silenzi, suoni sordi. Suoni e immagini vanno in armonia per creare emozioni, far pensare e colpire nel profondo il visitatore, senza usare “tinte forti” e senza essere didascalici. Un progetto di Tesi di Martina Rocchi (Video Design) e Alessandro Mascia (Sound Design) Orari: da giovedì a domenica: 10.00-17.00. Apertura straordinaria 28 maggio 2014. Ingresso: libero MUSEO DEL RISORGIMENTO, Sala del Grande Miglio, Castello di Brescia, tel. 030 44176, [email protected], www.bresciamusei.com 5 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE CAPITOLIUM Il Capitolium riapre le porte del tempo Impossibile perdere una emozione assolutamente unica: assistere al ritorno degli antichi Dei all’interno del loro Capitolium, duemila anni dopo il loro primo ingresso. Accadrà a Brescia dove riapre il Capitolium, uno degli edifici di età imperiale meglio conservati in Italia settentrionale. A rendere eccezionale questa riapertura è non solo la bellezza, l’imponenza e l’importanza intrinseca del monumento simbolo di Brescia ma il nuovo percorso museale che Francesca Morandini, curatore per l’archeologia dei Civici Musei e Paola Faroni responsabile per l’edilizia monumentale del Comune di Brescia, in team con Filli Rossi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, hanno ideato. Ad accompagnare il visitatore all’interno dell’antico Tempio, al cospetto di Giove, Giunone e Minerva saranno luci, suoni e atmosfere ricreate da Studio Azzurro. Varcati i nuovi portali in bronzo, il visitatore sarà accolto nella Cella Orientale del Tempio, da una installazione di profonda suggestione evocativa, un vero e proprio racconto, fatto di voci, suoni e immagini. L’installazione multimediale permetterà ai visitatori di conoscere ed esplorare il sito così come doveva presentarsi in origine, valorizzando l’ambiente e consentendo di comprendere meglio il significato del tempio e rendendo la visita indimenticabile. Ma a stupire ancora di più saranno gli ambienti restaurati e soprattutto ciò che durante i restauri qui è emerso. Le novità sono infatti numerose e rilevanti; dai pavimenti originali in marmi colorati del I secolo d. C., agli arredi dell’antico tempio, alla dettagliata sequenza stratigrafica, alla cronologia del tempio stesso. Il Capitolium era il tempio principale di ogni città romana ed era il simbolo stesso della cultura di Roma; in esso era attribuito il culto alla “triade capitolina” e cioè le principali divinità del pantheon latino: i già citati Giove, Giunone e Minerva. Nello spazio antistante il tempio si radunavano i fedeli per le principali cerimonie e venivano compiuti i sacrifici. I pavimenti originali in pregiati marmi policromi, le statue e gli arredi di culto – che rientrano dopo un lungo periodo nella loro antica sede - godranno di nuove visuali e nello stesso tempo saranno protetti e conservati. Nuovi portali in bronzo infatti, altamente tecnologici, permetteranno di rivivere l’atmosfera sacrale e solenne delle antiche aule di culto, garantendo anche un’ottimale situazione microclimatica per la conservazione delle parti originarie del tempio. I resti archeologici di questo straordinario complesso vennero portati in luce tra il 1823 e il 1826 quando i membri dell’Ateneo di Scienze Lettere e Arti, grazie a una sottoscrizione pubblica, poterono affrontare scavi estensivi nell’area, partendo da un capitello che affiorava in un giardino privato. La campagna di indagini fu di tale successo da indurre l’amministrazione ad aprire all’interno del tempio, parzialmente ricostruito, il primo museo civico di Brescia, il Museo Patrio. Aveva, in particolare, creato un’immensa emozione la scopertura di un tesoro occultato da una parete del tempio. Un deposito di opere bronzee magnifiche qui nascoste forse per salvarle da scempi o per sottrarle alla fusione per battere moneta. Erano i cosiddetti “grandi bronzi” di Brescia, esposti oggi in Santa Giulia: un insieme unico di statue ed elementi di arredo in bronzo dell’edificio. Tra essi, oltre a ritratti di imperatori, cornici decorate, frammenti di statue, emerge per bellezza e rarità la statua della Vittoria alata, capolavoro della bronzistica del primo secolo dopo Cristo. Questa apertura costituisce la prima tappa di un intervento complessivo di recupero dell’area, che includerà anche con successive aperture i recenti scavi archeologici e il santuario di età repubblicana. L’intervento si pone in continuità con il recupero delle domus dell’Ortaglia e l’inserimento di questo contesto nei percorsi di visita del Museo della città del marzo 2003, nel solco della tradizione archeologica bresciana che, a partire dai provvedimenti del 1480 - per i quali vennero murate negli edifici rinascimentali in piazza della Loggia le “lapidi iscritte” di età romana trovate in città-, dimostra la precoce sensibilità della città nei confronti del suo antico passato. Orari: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso ore 16.00) Modalità di accesso: per fasce orarie, si consiglia la prenotazione. Ingresso: Intero € 4,00 - Ridotto € 3,00 (dai 14 ai 18 anni e sopra i 65 anni; gruppi da 10 a 25 persone) Area archeologica del Capitolium, Via Musei 57, tel. 030 2977833/834, [email protected], www.bresciamusei.com 6 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE PALAZZO MARTINENGO CESARESCO Dal 1 marzo al 1 giugno 2014 Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti: 100 Capolavori dalle collezioni private bresciane La gloriosa stagione dell’arte italiana tra XV e XVIII secolo ha avuto come protagonisti tre distinti soggetti legati tra di loro dal comune denominatore del “gusto per il bello”. Gli artisti che con estro creativo e perizia tecnica diedero alla luce straordinarie opere d’arte che ancor oggi sono in grado di far vibrare le corde del cuore; i committenti, appartenenti alle gerarchie ecclesiastiche, alla nobiltà o alle classi medie arricchitesi col fiorire dei commerci, che investirono parte dei loro capitali nell’arte commissionando ai maestri dipinti, sculture e arredi destinati ad abbellire chiese e palazzi, ville e castelli; i collezionisti, fini esteti dotati di grande sensibilità, che costituirono dei veri e propri “musei privati”, talvolta donati alle proprie città sulla spinta di un forte senso civico. Brescia è stata ed è tutt’oggi patria di un colto e raffinato collezionismo d’arte, silenzioso e riservato, che può essere suddiviso in due categorie: quello di estrazione nobiliare (basti citare, ad esempio, le famiglie Martinengo, Avogadro e Lechi) e quello frutto dell’intuito e della passione per l’arte di grandi industriali, professionisti e notabili che, opera dopo opera, hanno formato raccolte in alcuni casi uniche nel loro genere per varietà e qualità. Sia che si tratti di “antico” o di “nuovo” collezionismo, questi tesori nascosti sono sostanzialmente inaccessibili al pubblico perché custoditi gelosamente nelle dimore private. La mostra, unica nel suo genere, riunisce per la prima volta nella splendida sede espositiva di Palazzo Martinengo una prestigiosa selezione di 100 dipinti antichi di altissima qualità - di cui ben trenta inediti provenienti dalle più importanti raccolte private della città e della provincia di Brescia, ed offre ai visitatori l’irripetibile opportunità di entrare a contatto con il mondo segreto delle collezioni private, scrigni di capolavori di inestimabile valore. L’attenzione è focalizzata sui maestri che hanno rappresentato la gloria della scuola pittorica bresciana dal ‘400 al ‘700: Foppa, Moretto, Savoldo, Romanino, Bocchi, Bellotti, Celesti, Cifrondi e naturalmente Ceruti, di cui sono esposte opere già note alla critica quali alcune celeberrime tele appartenenti al “Ciclo di Padernello”, affiancate ad altre scoperte di recente dal curatore Davide Dotti. Il percorso espositivo, suddiviso in sette sezioni tematiche (Il ‘400 a Brescia; Il ‘500 a Brescia; La pittura barocca e rococò; Il trionfo della natura morta; Nani e pigmei: Bocchi e Albrici; La Pittura di genere: paesaggi, vedute e interni; I pittori della realtà), è arricchito anche da pezzi museali dei più importanti pittori italiani del '600 e '700 quali Crespi, Giordano, Pittoni, Cantarini, Carpioni, Guardi e Bellotto. La ricchezza e la varietà delle opere selezione permettono così al visitatore di compiere un appassionante viaggio attraverso secoli di storia dell’arte esplorando le differenti correnti pittoriche dal rinascimento al manierismo, dal barocco al rococò, e di apprezzare al contempo le varie iconografie affrontate con estro e originalità dagli artisti, veri ed indiscussi artefici del “bello senza tempo”. Orari: mercoledì-giovedì 9.00-19.00, venerdì 9.00-20.00, sabato, domenica e festivi 10.00-20.00 Ingresso: Intero € 7.00, ridotto € 5.00, scuole € 3.00, audio guida € 3.00 Palazzo Martinengo Cesaresco, Via Musei 30, tel. 030 2906403, [email protected] www.mostra100capolavori.it MUSEO NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA Dal 10 maggio al 3 giugno 2014 Aris Moscatelli, “I among them” .."Il colore è per Aris il miglior mezzo per esprimere la vita reale e i sogni; è il suo modo di guardare le cose, di vederle con ottimismo, con la forza di un carattere ben piantato per terra, in tutta la pienezza dei particolari e delle informazioni, senza semplificazioni o astrattismi formali. Le cose sono lì, il fotografo le osserva con un misto di curiosità e stupore. Vuole immagazzinarle e restituirle come le ha viste in un momento temporale, passando da un personaggio all'altro, raccontando brani di vita vissuta, e attraversando diversi generi della fotografia, dal reportage al ritratto, fino al nudo, in una sorta di diario personale lungo tutta la vita. Da osservare esterno, ritengo che la vera anima 7 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE della fotografia di Aris sia il reportage, per la capacità che lui ha di avvicinarsi alle persone e dialogare con esse, per la sensibilità che gli fa capire gli eventi nel momento stesso in cui si verificano, e per la grande voglia di raccontarli. Le sue immagini - gli ampi scenari dei suoi paesaggi, i deserti, il mare, le città esotiche con il loro carico di umanità - sono un modo di appropriassi delle cose e di condividere, un universo di conoscenza e un'apertura costante verso l'infinito." (Vincenzo Mirisola) BIOGRAFIA: Aris Moscatelli ha lavorato nel settore assicurativo e in banca occupandosi di organizzazione, personale e di marketing.La sua nascita fotografica si può datare a quella della FIAF e da allora è stato un susseguirsi di esperienze ed iniziative. Nel 1952 ha fondato uno dei primi club aderenti alla FIAF, l'Associazione Cine-Fotografica del Golfo di La Spezia, organizzando subito una mostra fotografica nazionale. Ha collaborato, con testi e foto, a diverse pubblicazioni (Ferrania, Progresso Fotografico, Le Vie d'Italia, Sapere) ed ha partecipato a numerosi concorsi, soprattutto all'estero, ottenendo un'onorificenza a Ceylon. Nel 1968 ha fondato il Gruppo Fotografico Toro Assicurazioni ed ha iniziato l'organizzazione dei Trofei Fotografici Internazionali (prima manifestazione itinerante in Italia) la cui rilevanza mondiale è culminata con il riconoscimento di manifestazione celebrativa del 25° anniversario FIAP. Ha ricevuto il riconoscimento ESFIAP ed è stato socio fondatore del Senior Club Fiaf. Dal 10 maggio al 3 giugno 2014 “Burattini” di Pietro Tortelli "La minestra cuoce lentamente sulla stufa: è l'ora del vespro e il gentile meriggio cede il passo alla sera.L'ultimo raggio di luce fa capolino dalla finestra accarezzando un ruvido volto di legno. Mani dalla grazia femminile sistemano sapienti gli ultimi rattoppi ai piccoli vestiti; dall'altro lato del tavolo il babbo intinge il pennino nel calamaio per le ultime al canovaccio del prossimo spettacolo. Il profumo del lavoro riempe la casa insieme ai giochi dei bambini che osservano il dipanarsi della storia. Immobili sul tavolo riposano i burattini, il volto malinconico e sostenuto, attendono l'uomo con la bombetta: il burattinaio. Con il tocco della sua mano prendono vita, con il tono della sua voce spalancano la realtà ai presenti. Veloci corrono le parole e i gesti che attraversano quei magici legni penetrano l'animo di chi osserva. E'all'inizio una festa di voci e di canzoni, di luci e di colori ma nel cuore di chi guarda si fa strada una domanda. Una domanda nuova e antica come colori in bianco e nero. Così anche oggi burattini e burattinai prendono forma in questa fotografie, pare quasi di sfiorarli, di accarezzarne malinconie e desideri tra i bianchi e neri del tempo i colori dell'istante e la domanda del cuore: io chi sono?Burattino o burattinaio?" (Stefano Riviera) BIOGRAFIA: Piero Tortelli nasce a Gottolengo (Bs) in una famiglia numerosa in cui il padre è burattinaio. Fin dalla tenera età coltiva la passione per l'arte ed in modo particolare per la fotografia. La creatività e la ricerca del bello e del vero lo guidano in ogni scatto. Dal 10 maggio al 3 giugno 2014 “Light and smoke” di Natalia Elena Massi Il fumo è un prodotto che ritroviamo nella vita comune, nei camini delle case, nello scarico delle auto, nelle fabbriche, nelle sigarette e in tanti altri momenti del vivere quotidiano. Sono affascinata dal fumo e dalle sue volute. Il fumo m’ipnotizza, mi fa sognare, lo guardo e mi perdo nei miei pensieri, un po’ come quando, da piccola, guardavo il fuoco nel camino, insieme a mio nonno. Il fumo, con le sue volute, crea forme astratte ma anche immagini ben note e riconoscibili. È quel fenomeno che viene chiamato apofenia (l’apofenia è l’illusione subcosciente che tende a ricondurre a forme note oggetti o profili dalla forma casuale. Un caso particolare dell’apofonia è la pareidolia che si configura come la tendenza istintiva e automatica a trovare forme familiari in immagini disordinate, in particolare verso figure e volti umani). Mi piace pensare di aver catturato immagini irripetibili essendo il fumo sempre in movimento, un movimento non controllabile e imprevisto. Le immagini che vediamo in questo progetto fanno parte della mia prima mostra dal titolo LIGHT AND SMOKE. Ad eccezione del colore, che ho volutamente applicato in post- produzione per enfatizzare quella che è la mia personale visione, non è stata adottata nessun’altra manipolazione. BIOGRAFIA Natalia Elena Massi è nata a Lucerna (Svizzera) nel 1967. Vive a Mondavio (Pesaro Urbino) fino all’età di 26 anni e poi il lavoro la porta a viaggiare tra Brescia e Torino dove rispettivamente oggi vive e lavora. Da sempre presenta una naturale propensione per le arti e si interessa a tutto ciò che è attinente a una qualche forma 8 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE artistica (musica, danza, disegno, fotografia). Si iscrive all’Università di Modena e Reggio Emilia e consegue la laurea in Comunicazione e Marketing, Nel 1992 inizia ad avvicinarsi alla fotografia con una macchina analogica Canon e inizia a realizzare i suoi primi paesaggi e i primi autoritratti. Da sempre innamorata della fotografia dopo una aver frequentato un corso di fotografia all’Istituto Europeo di Design di Torino, la sua passione esplode fino ad occupare tutto il suo tempo libero. Da allora non passa un giorno che non faccia qualcosa che riguardi la fotografia. Ama indifferentemente sia la fotografia digitale che l’analogica con la quale si diletta a seguire e produrre personalmente tutto il processo di sviluppo del negativo per gestire a pieno il risultato. Nel 2012 si avvicina al Circolo fotografico Lambda con l’obiettivo di condividere la sua passione con altri fotografi e approfondire gli argomenti relativi alla fotografia e nel 2013 si iscrive all’Associazione FIAF. Mostra nel cassetto: Cesare Palazzo Orari: martedì-mercoledì-giovedì dalle 9.00 alle 12.00 / sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00 Ingresso: gratuito Sala Mostre e Conferenze del Museo Nazionale della Fotografia, Via S. Faustino 11D, tel. 03049137, [email protected] - www.museobrescia.net MUSEO DIOCESANO La maniera grande – Dipinti del XVI secolo dalla Pinacoteca Tosio Martinengo In occasione della chiusura per restauri della Pinacoteca Tosio Martinengo sono stati depositati presso il Museo Diocesano diciassette dipinti di grandi dimensioni, per lo più destinati alle chiese della città e rappresentanti della grande stagione della pittura bresciana del Cinquecento. Un percorso che dall’ultima maniera di Vincenzo Foppa conduce alle prime prove di Moretto e Romanino, fino ai risultati della maturità dei due artisti, segnati dall’incontro con i grandi del Rinascimento italiano, da Raffaello a Tiziano. Dal 29 marzo al 31 luglio 2014 “Hiroshige, Hokusai e i grandi maestri dell’Ukiyo-e nelle stampe giapponesi.” Per la prima volta saranno esposti al pubblico tutte le stampe giapponesi collezione della Fondazione Mazzocchi in collaborazione con il Comune di Coccaglio. I maestri dell’Ukiyo-e sono gli artisti che maggiormente hanno influenzati i pittori impressionisti francesi. Le splendide stampe di Hiroshige, gli allievi della scuola Utagawa, i famosi quaderni di Hokusai vengono esposte in una mostra inedita. Spesso artisti dell’Ukiyo-e amavano produrre stampe facenti parte di una raccolta (serie dei 12 mesi, 36 vedute del monte Fuji, beltà femminili e i 7 fiori splendenti, 36 bellezze benigne e maligne ecc). Nella collezione Mazzocchi ritroviamo alcune stampe di queste raccolte si credevano perdute per sempre. In questo prezioso scrigno ritroviamo un’eredità culturale che arricchisce, approfondisce e mostra nuovi aspetti del Mondo Fluttuante. Dal 12 aprile al 29 luglio 2014. “Pittori attorno al Moretto tra Rinascimento e Controriforma” La mostra costruisce un percorso che indaga l'opera del Moretto dalle origini allo sviluppo della sua fiorente bottega, attraverso nuovi studi che evidenziano l'influenza del pittore bresciano anche sulla pittura del Seicento. Mostra a cura del Prof. Giuseppe Fusari. Nelle tele di Moretto il naturale è parte della composizione dal punto di vista strutturale e non lo si può ritenere accessorio solo perché risulta come elemento di contorno alla figura. Anzi: è la figura stessa che sente il bisogno di appartenere a una struttura che riesca a liberarla dall'astrazione. E' una sorta di risposta al naturale classicismo 9 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE della figura in Moretto: ciò non per via di assunzione delle istanze classiciste da parte sua, sulla scorta di Raffaello o di qualsiasi altro. Si tratta di un'opzione personalissima dell'artista, e questo fin dall'inizio. Se così è si può comprendere l'impasse dei cosiddetti moretteschi, cui comune denominatore è questa incomprensibile – per gli studiosi a partire da Francesco Paglia – riduzione del genio morettesco al tritume delle decorazioni e alla pericolosa ridefinizione della struttura compositiva alla quale viene a mancare la sodezza delle proporzioni e la convincente definizione della scalatura prospettica. La strada imboccata dai moretteschi, la loro riduzione al dato minimo, la loro reazione al monumentalismo del maestro è la risposta alle domande che nemmeno Moretto ha dato alla sua pittura e che Romanino fa sua quasi in contraddizione con se stesso. Tali caratteristiche hanno reso difficili da inquadrare questi artisti reduci da una bottega così attiva e strutturata: il maestro li ha lasciati nel momento della crisi senza lasciare loro gli strumenti per superarla. Perciò il ricavo dall'essere stati a bottega da lui si è tradotto nella semplice rimeditazione degli elementi tipologici, giustapposti ad altri elementi tipologici che, insieme alla ripresa pedissequa delle invenzioni del maestro, hanno riempito in qualche modo il vuoto della scomparsa prima dell'uno e poi dell'altro dei maggiori bresciani. I moretteschi tuttavia vivono una stagione breve ma non solitaria; la condividono con altri interpreti, paradossalmente e geograficamente marginali, come quei fiamminghi che si avventurano in Italia per poi tornare con il bagaglio di cose necessarie per essere moderni in patria. Ipotesi che non è per nulla campata in aria se si pensa all'esperienza del Ricchino a Dresda e che in qualche modo pare rintracciarsi nelle atmosfere lucide e terse di luce nordica nelle tele più belle di Galeazzi e di Mombello. E' difficile determinare le forze influenti in quei pochi anni dalla morte del Moretto all'affermarsi della nuova generazione dei bresciani, colmata da qualche presenza forestiera ma quasi addormentata su quanto avvenuto nella prima metà del secolo. Di fatto l'influenza di Moretto, all'atto del risveglio con Marone, Bona e gli altri, si riduce a quell'eredità tipologica di figure e fisionomie che i moretteschi avevano portato avanti negli anni di mezzo e che questi riempiono di nuovo senso sulla base di nuovi presupposti. Ma proprio a partire dagli anni Ottanta del secolo si avvia per Brescia una fase diversa, nuova e molto complessa che coinvolge presenze straniere e che culminerà con la breve egemonia dei palmeschi, traghettata la fine del secolo, fin verso il 1630. Orario: tutti i giorni, escluso mercoledì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso: intero € 5, ridotto € 3, rid. over 60 € 2. Ingresso gratuito per scolaresche. Laboratori didattici € 3.50 Museo Diocesano, Via Gasparo da Salò 13, tel. 03040233 www.diocesi.brescia.it/museodiocesano - [email protected] SPAZIO “LA SCUOLA IN MOSTRA” Dal 1 al 30 maggio 2014 "Acqua bene insostituibile " Esposizione dei lavori delle scuole secondarie di primo grado: “De Filippo”, “Santa Maria della Pace” e “LanaFermi”. Orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.45, mercoledì dalle 9 alle 15.45 e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30. Spazio “LA SCUOLA IN MOSTRA”, Piazzale Repubblica, 1, tel. 030 2978923 – 030 2978913. 10 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE AMBIENTE PARCO MateFitness - La palestra della matematica Sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00 Hai mai pensato di allenare la mente in modo divertente come si fa con i muscoli quando si va in palestra? Con MateFitness si può! MateFitness è un progetto del CNR-PSC di Genova, che ha l’obiettivo di promuovere la matematica attraverso il gioco e l’approccio interdisciplinare. Nella Palestra della matematica trovi uno speciale “personal trainer” che ti suggerirà giochi e problemi e ti aiuterà a capire come risolverli da solo. Il protagonista sarai tu! E potrai decidere cosa fare scegliendo tra esperimenti, indovinelli, giochi di magia, enigmistica, logica e tanto altro... Perchè è l'azione nello spazio e nel tempo che valorizza la matematica che c'è in noi. Natur.acqua Sabato e domenica dalle 16.30 alle 17.30 Percorso guidato: l'acqua in tutte le sue forme, l'uso consapevole dell'acqua, uso l'acqua risparmiando, il trasporto dell'acqua... e al interno c’è anche la sala gioco.lab "gioca con l'acqua e il sapone" per i più piccoli! Casa Eco.logica – Abitare Smart Sabato e domenica dalle 15.15 alle 16.15 Abitare Smart/la casa Eco.logica è un progetto educativo che vuole sensibilizzare i cittadini sul tema dell’abitare sostenibile, in edifici a misura d’uomo e d’ambiente, intelligenti nella struttura, negli impianti e nei comportamenti d’uso, progettati e realizzati per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e aumentare il comfort di chi li abita. Il percorso si apre con il Villaggio degli Eco.cubi, un luogo dove scoprire come la corretta costruzione dell’involucro di un edificio possa contribuire sensibilmente non solo al risparmio energetico, ma anche ad aumentare il benessere abitativo. Cinque casette colorate, prototipi di abitazioni poste in sequenza tra la meno e la più attenta ai consumi e tra la meno e la più confortevole per l’uomo. TARIFFE DI INGRESSO VALIDE PER TUTTE LE ESPOSIZIONI: Intera: € 7 Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni e convenzioni Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni) Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni) Ambiente Parco, Largo Torrelunga, 7, Tel. 030 361347, www.ambienteparco.it 11 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE MOSTRE NELLE GALLERIE DI BRESCIA MOSTRE INAUGURATE INAUGURATE A MARZO 2014 CHIESA DI SAN GIUSEPPE Dal 14 marzo all’8 giugno 2014. Raul Gabriel, “La Via Crucis” A partire da venerdì 14 marzo 2014, in occasione della Quaresima, e poi del tempo di Pasqua, la chiesa di San Giuseppe nel centro storico di Brescia, capolavoro architettonico cinquecentesco a pochi metri da Piazza della Loggia, scrigno di importanti opere di Ferramola, Moretto, Mombello, Rama, Paglia, Scalvini e Avogadro, accoglie un inedito ciclo di opere dell’artista Raul Gabriel (Buenos Aires, 1966), tra i più intensi interpreti di una pittura innervata di una forte carica spirituale, resa attraverso un linguaggio denso di pathos e partecipazione. Si tratta dei quattordici pannelli di una Via Crucis realizzata nel 2013, pensata in un dialogo ideale con quelle di Lucio Fontana, di un grande monocromo di tre metri per due eseguito a Londra nel 2007, intitolato “Big Black”, e di una Deposizione del 2013, collocata nella cripta. L’operazione, a cura di don Giuseppe Fusari, responsabile della chiesa di San Giuseppe e direttore del Museo Diocesano di Brescia, con la collaborazione di Paolo Bolpagni, direttore della Collezione Paolo VI - arte contemporanea, prelude a una mostra personale dello stesso Raul Gabriel, che si terrà in autunno al Museo Diocesano di Brescia, e si pone un intento preciso e ambizioso: inserire l’opera d’arte contemporanea in un contesto storico e caratterizzato, ma non certo come presenza esornativa o mera aggiunta, bensì con lo scopo di attivare un meccanismo percettivo inusuale, di proporre uno spunto di riflessione e di meditazione, di suscitare domande e di testimoniare un rovello spirituale, una ricerca di senso e di verità. È la sfida della modernità: comunicare un messaggio sempre valido e vivo con forme e modalità pienamente calate nel presente. Le opere di Raul Gabriel collocate nella chiesa di San Giuseppe, in equilibrio costante tra figurazione e nonfigurazione, tra segno e materia, adottano una sostanziale bicromia: l’uso preponderante del bianco e del nero, oltre a rivelare una determinata scelta cromatica e formale, vuole suggerire concettualmente una sorta di ‘coincidentia oppositorum’. Peraltro, nella percezione dei bianchi e neri, che di primo acchito posso apparire assoluti, e invece si rivelano venati di molteplici sfumature, tali da definire un “universo” bianco (più che un bianco assoluto) e un “universo” nero (più che un nero assoluto), l’artista vive la manifestazione paradossale di una presenza che all’apparenza si nega, ma in realtà, mentre sembra negarsi, si rivela. Orari: dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.30. Chiesa di San Giuseppe, Vicolo San Giuseppe, 5, [email protected] GALLERIA MININI Dal 25 marzo al 18 maggio 2014 Haris Epaminonda, Vol. XIV Le opere di Epaminonda sono concettuali, proprio per quell'alea di indefinito che lasciano, per quell'aura di bellezza minima che porgono, per quella fragilità di corpi fatti di niente eppure così presenti nello spazio dato. Corpi semplici, parallelepipedi di minimo spessore, con foglia oro, cera, colori tenui, con un tributo ai modi di Carlo Scarpa per la bellezza dei dettagli, la geometria della costruzione, la poetica del risultato. 12 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE Un omaggio mediterraneo, di un'artista nata a Cipro, come Venere, vissuta a Berlino come tanti artisti d'oggi, con la sua prima mostra in Italia, grande paese dell'arte da sempre. In occasione della mostra sarà presentato il nuovo libro 'Chapters' pubblicato da Humboldt Books, Milano. Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 19.30; sabato dalle ore 15.30 alle 19.30. Galleria Minini, Via Apollonio 68, tel. 030383034, www.galleriaminini.it - [email protected] MOSTRE IN AUGURATE AD APRILE 2014 GALLERIA AGNELLINI ARTE MODERNA Dal 12 aprile al 27 settembre 2014 Giuseppe Rivadossi, “Il genio abita qui” La mostra “Giuseppe Rivadossi. Il Genio abita qui”, a cura di Dominique Stella, raccoglie circa 50 opere che ripercorreranno il percorso artistico del famoso scultore. Giuseppe Rivadossi ha accumulato nel corso della sua adolescenza l'esperienza di una pratica manuale che gli ha forgiato l'animo e lo spirito al contatto con la materia e la sua manipolazione. La sua arte nasce da questo apprendistato lento e luminoso, da cui deriva la padronanza di un savoir faire che egli ha saputo esaltare in realizzazioni testimonianti una conoscenza profonda dei meccanismi segreti delle cose, combinando senso della materia, vitalità primordiale e sensibilità acuta verso le forme artistiche più diverse. La sua arte nasce da un sapere, acquisito nell'osservazione e nella comprensione degli amalgami che dalla modellatura o dall'assemblaggio fanno nascere forme essenziali, quasi primitive. Il suo campo di azione si estende al disegno, alla scultura e all'architettura di oggetti, che oggi definiremmo design, ma che nel caso di Giuseppe Rivadossi è ebanisteria contemporanea. La sua curiosità manuale non poteva limitarsi a nessuno di questi ambiti, ognuno di essi costituisce una chiave di esplorazione destinata ad arricchire una pratica artistica estremamente complessa e versatile. Il suo lavoro di scultura esplora archetipi che legano l'essere umano alle sensazioni carnali e primordiali della vita, attraverso temi ricorrenti come il corpo femminile, l'immagine materna, la casa... tematiche che si affermano nello sviluppo delle forme femminili, concave o convesse, che l'artista simboleggia nell'opulenza dei corpi o nella voluttà delle curve incavate, rappresentazione della matrice originale che costituisce il riparo, la casa, il rifugio dalle nostre angosce e dalle nostre paure. Archetipo, maternità, madre, casa, concavità, organicità, razionalità sono tutte parole suggerite dalla scultura di Rivadossi, che tuttavia intende sottolineare come, al di là delle forme e dell'immagine, il linguaggio della scultura trasmetta l'interpretazione sensibile e poetica dell'interiorità profonda degli esseri. Le realizzazioni d'ebanisteria dell'artista sono attualmente le più diffuse tra la sua produzione. La tecnicità che egli ha acquisito nella pratica delle arti più diverse gli ha permesso di trasporre il suo genio creativo nella costruzione di mobili e oggetti d'arredo, di cui egli ha saputo rinnovare interamente il genere. Rivadossi è un rappresentante della tecnica manuale contemporanea nella quale il direttore dei lavori garantisce le diverse tappe di fabbricazione: disegno del modello, scelta del legno, segatura e sgrossatura, realizzazione dell'assemblaggio, della decorazione e del montaggio. Egli privilegia i montaggi strutturali, il legno pieno, lavorato nella massa della materia. I suoi mobili sono realizzati come sculture, spesso intagliati in un unico pezzo di legno, sagomato, scavato e «rifinito con lo scalpello». Le materie così create fluttuano al tatto, catturano la luce e vibrano come scorze animate da sussulti di vita. Talvolta il mobile è elaborato a partire da strutture primarie assemblate; ogni elemento di questo assemblaggio viene dapprima intagliato e incollato per costituire il frammento di una maglia costruttiva che definisce, in incavo e in rilievo, l'aspetto del mobile la cui forma nasce dal montaggio di questa infinità di elementi prefabbricati che si annodano tra loro. Gli oggetti elaborati in questo modo sono pensati per favorire un dialogo con lo spazio, anche nella loro funzionalità, ma soprattutto nell'intenzione di privilegiare la plasticità della materia vibrante e irregolare che cattura la luce e disegna giochi d'ombra. 13 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE Il lavoro di Rivadossi, degno di nota per la sua originalità, è riconosciuto a livello internazionale. È stato oggetto di esposizioni alla Triennale di Milano (1974), alla Biennale di Mentone (1976), alla Rotonda della Besana (1980), al Palazzo del Ridotto di Cesena (1996) e alla Galleria d'arte moderna Palazzo Forti di Verona (2005). I suoi mobili sono presenti in rinomate collezioni internazionali. Orari: da martedì a sabato, 10.00-12.30 e 15.30-19.30. Galleria Agnellini Arte Moderna, Via Soldini 6/A, tel. 0302944181, [email protected] www.agnelliniartemoderna.it MUSEO KEN DAMY – SPAZIO CONTEMPORANEA Dal 12 aprile al 24 maggio 2014 Serena Gallini, “Don’t cry my babies”. Ogni sera Serena Gallini canta una ninna ai suoi bambini per farli addormentare: Don’t cry my babies. È il titolo della mostra allestita al Museo Ken Damy. Luci accese, i fantasmi fuori da qui: l’artista ha trafugato i peluches dei suoi tre piccoli e li ha trasformati in installazioni luminose. Orsi di carta e vinavil e fotografie di bambole prese dalla casa di sua madre, i suoi ricordi di bambina. La musica suona “Giro giro tondo” e lo scirocco spinge le nuvole barocche. Dal 17 aprile al 7 giugno 2014 “Nuvole barocche, dannate nuvole”, autori vari. “Nuvole barocche” è il titolo di un disco di Fabrizio De Andrè del 1969 e “Dannate Nuvole” è la risposta di oggi di Vasco Rossi. Titolo che ritengo adatto per questa mostra e non solo per ragioni affettive o autobiografiche: festeggio quest'anno i 45 anni di lavoro del Ken Damy Studio, aperto proprio nel 1969. Le nuvole sono state protagoniste in molta fotografia contemporanea, non solo nella fotografia di paesaggio. Ricordo un grande autore che ho esposto più volte, Jan Saudek, non a caso sua è l'immagine di copertina: ha inserito un cielo incredibilmente bello e nuvoloso, sempre lo stesso negativo, in decine di immagini scattate in oltre 50 anni nel suo studio interrato con una finestra cieca. Va da sé per il capolavoro di Ansel Adams, il "Moonrise", ma qui siamo negli anni '30 e si tratta ovviamente di paesaggio classico. Aggiungo che ho trascorso 5 mesi a Lanzarote, il luogo più nuvoloso del mondo e che mi ha suggerito questa importante mostra tematica. Una mostra da vedere dal vivo, non sembri una banalità ma ci sono numerosi critici che non si alzano dalla sedia e pretendono di scrivere di fotografia leggendo solo i comunicati stampa. Un po' di sana polemica non guasta mai.” Ken Damy Orari: dal giovedì al sabato dalle 15.30 alle 19.30 o su appuntamento Museo Ken Damy, Corsetto S. Agata, 22, tel. 030 3758370, www.museokendamy.com, [email protected] WAVE PHOTOGALLERY Dal 26 aprile al 29 maggio 2014. “Made in Brescia” Lionel Abrial, Gianluca Checchi, Giuseppe Colarusso, Michele Gusmeri, Matteo Lonati, Alberto Petrò, Stefano Pizzetti, Mauro Prandelli, Roberto Ricca, Ramona Zordini. La mostra collettiva “Made in Brescia” è un contenitore-osservatorio della nuova fotografia bresciana, giovane, innovativa e folta: dieci autori, con dieci diversi stili e tecniche, a rappresentare il panorama artistico bresciano, sempre più definito e ormai tra le più significative realtà italiane. 14 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE “A Brescia la fotografia sta sempre più acquistando importanza e spazi espositivi che la rendono una delle realtà sicuramente più interessanti nel panorama nazionale. Il fenomeno, oltre ad interessare il fornitore passivo (i visitatori delle mostre), ha anche coinvolto il numero dei fruitori attivi (i fotografi) in quantità anche superiore a quella che l'avvento del digitale può aver determinato. Partendo dalla coscienza che l'aumento della quantità non coincide necessariamente con quello della qualità, la mostra Made in Brescia cerca quantomeno di identificare quegli autori che maggiormente hanno portato avanti con coerenza un progetto in modo autonomo, creativo e personale. Un punto di partenza per un'analisi, seppur soggettiva e incompleta, sullo stato della fotografia a Brescia e su quelle presenze che la caratterizzano. Lionel Abrial, Gianluca Checchi, Giuseppe Colarusso, Michele Gusmeri, Matteo Lonati, Alberto Petrò, Stefano Pizzetti, Mauro Prandelli, Roberto Ricca e Ramona Zordini ci offrono la loro visione sull'uso del mezzo fotografico e la loro personale scelta nell'ambito delle tematiche da trattare.” Orari: da martedì a venerdì, 10.00-12.00 e 15.00-19.30; sabato 15.00-19.30 Wave Photogallery, Via Trieste 32, tel. 0302943711, www.wavephotogallery.it, [email protected] MOSTRE IN PROGRAMMA A MAGGIO 2014 ab/arTE GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Dal 3 maggio al 7 giugno 2014 “L’inquietudine nell’Espressionismo italiano” Per la prima volta un’esposizione presenta opere che raccontano in modo esauriente i percorsi creativi dell’espressionismo italiano con artisti del primo Novecento influenzati da questo movimento o che si sono accompagnati sulla strada tracciata nello sviluppo della nascita del gruppo tedesco “Die Brücke”, il cui intento era quello di interpretare nelle opere quanto avvertito attraverso l’emozione e non nel seguire regole formali o richiami estetici che ritenevano ormai superati pur senza disconoscerli, così da proporre un “ponte” tra un’arte emergente nelle prime avanguardie e la tradizione. Tra gli artisti presenti nella rassegna, troviamo: Ernesto Treccani, Gabriele Mucchi e Domenico Cantatore, Aligi Sassu, Riccardo Schweizer, Giuseppe Migneco e Mino Maccari, Corrado Cagli, Bruno Cassinari e Sandro Chia, Emilio Vedova, Tono Zancanaro e Virgilio Guidi, Antonietta Lande, Enotrio e Gianni Ambrogio, Angelo Berardi, Franco Ferlenga e Agenore Fabbri. Orari: da giovedì a sabato: 9.30-12.30 e 15.30-19.30. Galleria d’arte moderna e contemporanea ab/arTE, Vicolo San Nicola 6, tel. 0303759779, cell. 338 4429564 [email protected], www.abarte.it LA GALLERIA DELL’OMBRA Dal 3 al 29 maggio 2014. Marco Facchetti, “12 Seasons” 'Esiste un’espressione di luce e colore in ogni luogo. Lo spazio che definiamo come vuoto è in realtà denso di informazioni, forme e fenomeni. La composizione della flora locale unita a prospettive puntuali da’ vita ad una serie di spazi intimi tangibili e astratti.' Orari: da martedì a domenica, dalle ore 16.00 alle 19.30 La Galleria dell’Ombra, Via Nino Bixio, 14, tel. 339 8563716, [email protected] 15 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE ASSOCIAZIONE ARTE E CULTURA PICCOLA GALLERIA U.C.A.I ASSOCIAZIONE PER L’ARTE LE STELLE Dal 3 al 18 maggio 2014 Mino Raoul Colombo, “Azimut” Dopo NY e dintorni (2005) per la Piccola Galleria UCAI e la recente personale Minottanta (2012) presso l’AAB, con Azimut il pittore bresciano Mino Raoul Colombo torna in San Zenone all’Arco con una nuova quanto suggestiva serie di dipinti riuniti da un medesimo intento di ricerca pittorica e tematica. Lo spazio, in particolare la visione verticale del mondo, diventa protagonista di figurazioni rarefatte, in cui strade, confini e agglomerati urbani vanno a comporre codici di segni, nel muto racconto della presenza umana e delle sue inconsapevoli tracce lasciate sul pianeta. Azimut indica con precisione questa angolazione astrale, da cui Colombo pare scrutare “da fuori”, eliminando ogni soggettività, anzi sublimando proprio quei segni di vita in composizioni pittoriche al limite dell’informale. Anche le scelte cromatiche, attentamente sorvegliate, spaziano in gamme diverse, ricche di tensione espressiva, in grado di lasciare la composizione in equilibrio tra figurazione del reale e traccia mentale o rappresentazione di un pensiero. Una attenta stesura del colore su cui in disegno è sostituito da una sottile rete di graffiature consente tuttavia a Colombo di mantenere la riconoscibilità dei luoghi, di andare a tracciare una coinvolgente quanto personale mappa aerea dei luoghi della memoria. Orari: da mercoledì a domenica dalle ore 16.00 alle 19.00. Ingresso gratuito Associazione per l’arte Le Stelle, Vicolo San Zenone 4, tel. 030 2752458 / 335 1370696 , [email protected], www.artelestelle.it, www.ucaibrescia.it SPAZIO AREF Dal 3 maggio al 8 giugno 2014 “Manifestiamo” In occasione del 40° anniversario della strage di Piazza della Loggia, la Galleria di SpazioAref, in collaborazione con l’Associazione Casa della Memoria, ospita una mostra intitolata Manifestiamo. Saranno esposti alcuni dei lavori realizzati in occasione del concorso Un manifesto per la strage, bandito nel 2004 dalla CGIL Scuola per gli alunni delle scuole superiori di Brescia e provincia, e alcuni pannelli del calendario Per la Memoria, realizzato dagli studenti della classe 4^ G del liceo artistico Olivieri nel 2009, per ricordare le vittime delle stragi e del terrorismo. Orari: da giovedì a domenica, dalle ore 16.00 alle 19.30. Aref – Associazione Artistica e Culturale Emilio Rizzi e Giobatta Ferrari, Vicolo del Sole 4, tel. 0303752369, www.aref-brescia.it - [email protected] SALA SS. FILIPPO E GIACOMO Dal 5 al 22 maggio 2014. Roberta Coni, “Dove‘l sol tace” L'artista si muove nelle atmosfere dantesche per coglierne le inquietudini dell'animo umano, quasi a voler sottolineare l'odierno perduto senso del peccato. In particolare, focalizza la sua attenzione sui corpi, tralasciando la descrizione dell'interno ambientale reso con un semplice fondo scuro dove le anime si muovono travolte dai loro peccati, secondo la regola del contrappasso. 16 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE Al di là del messaggio sul senso del peccato, tema caro all'artista, Dante è utilizzato anche polemicamente come uno dei pilastri costitutivi della nostra Europa, che ha purtroppo rinnegato nella sua Costituzione quelle radici cristiane che hanno rappresentato, alla caduta dell'Impero Romano, il vero collante del nostro Continente. Orari: da venerdì a domenica dalle ore 15.30 alle 19.00. Sala SS. Filippo e Giacomo, Via delle Battaglie 61/A, tel. 030 43018 Mostra cura della Galleria d’arte Contemporanea Triphè (Arezzo), Cell.: 339 2538074, www.triphè.it E3 ARTE CONTEMPORANEA Dal 10 maggio al 28 giugno 2014. “Black and white”, Agostino Bonalumi, Gianfranco Zappettini, Dadamaino, Paolo Scheggi, Alberto Biasi, Marcello Morandini, Paolo Cotani, Claudio Adami, Matteo Gironi. Presenta una collettiva dedicata al bianco e nero: BLACK & WHITE, decisamente bianco, assolutamente nero, una ricerca minimale della luce candida e pura e dell’introspettiva notte. Opere suggestive e concettuali in un percorso artistico dagli anni 60 ad oggi che mette a confronto giovani artisti a nomi importanti dell’arte italiana. Verranno presentate opere di: Agostino Bonalumi , Gianfranco Zappettini, Dadamaino, Paolo Scheggi, Alberto Biasi, Marcello Morandini , Paolo Cotani, Claudio Adami, Matteo Gironi che presenterà opere tratte dalla serie ” emersioni “create con feltro e cera ispirate al barocco riproponendolo in una sintesi contemporanea. Elisa Cella che si spira ad elementi biologici, neuroni, cellule, connessioni nervose. Germinazione di micro elementi circolari capaci di generare sistemi auto poietici. Orari: giovedì/ venerdì/ sabato, dalle 15.30 alle 19.30. Galleria E3 Arte Contemporanea, Via Trieste, 30 tel. 3357683128/3394822908, www.e3artecontemporanea.com ASSOCIAZIONE ARTISTI BRESCIANI AAB Dal 10 maggio al 18 giugno 2014 Ricognizione 2013-2014 Si tratta della mostra collettiva aperta a tutti i soci a conclusione delle attività annuali, ormai giunta alla diciannovesima edizione. Essa costituisce uno dei momenti determinanti nella vita dell’Associazione Artisti Bresciani. Il grande successo di partecipazione dimostra che sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi che l’iniziativa si era proposta fin dalla prima edizione nel 1995: offrire ai soci artisti l’opportunità di testimoniare il proprio impegno di ricerca e di lavoro e di confrontarsi pubblicamente; documentare, sia pure sommariamente, la produzione degli operatori bresciani nell’ultimo anno; approfondire e rafforzare i legami associativi. Nel corso delle diverse edizioni sono stati proposti ben 406 artisti; la serie di cataloghi delle mostre sociali pertanto costituisce di per sé un materiale prezioso per l’analisi e la conoscenza dell’attività artistica nella nostra provincia negli ultimi diciannove anni. Una socia è stata presente a tutte le esposizioni: Anna Maria Bonoldi. Anche quest’anno il consiglio direttivo ha deciso di suddividere la rassegna in tre sequenze secondo un criterio alfabetico, ritenendo utile che ciascuna di esse suggerisca un confronto fra diverse generazioni (il partecipante più giovane ha 22 anni, il più “active aged” 93) e tendenze (che spaziano dalla valorizzazione della tradizione fino al lavoro di ricerca, sperimentazione e innovazione). Dal 10 maggio al 2 giugno 2014. “Arte degli anni settanta. Mostra di quadri della collezione Gervasoni.” 17 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE L’Associazione Artisti Bresciani (AAB) partecipa alle celebrazioni del 2014, nel quarantesimo anniversario della strage di piazza Loggia, per tenere vivo il ricordo di quel tragico 28 maggio 1974 e, insieme, per ribadire e testimoniare i valori di verità, giustizia, democrazia. In tutti questi anni, in tutte le commemorazioni, l’AAB ha portato il suo contributo attraverso la diffusione della cultura e dell’arte. Sul piano artistico i livelli di lettura di quegli anni sono molteplici e, per certi versi, contraddittori; la mostra promossa dall’AAB non ha lo scopo di presentare un filone, di analizzare una tendenza, di approfondire un impegno. Presenta alcune tessere del complesso puzzle degli anni settanta con l’esposizione di quadri di quel periodo raccolti da un collezionista bresciano che, per il quarantesimo anniversario di piazza Loggia, mette a disposizione alcuni “beni comuni” della sua collezione. Come è stato ampiamente scritto, ogni gesto collezionistico è a suo modo creativo. Comporre privatamente una raccolta d’arte risponde di volta in volta a istanze diverse, talora compresenti e anche contrastanti, ma sempre merita attenzione e interesse. Significa costruire un proprio personale itinerario attraverso le molteplici vicende dei linguaggi espressivi. Il criterio può essere tipologico, monografico, stilistico, cronologico, o puramente soggettivo. Inoltre, quando ci si voglia riferire alla contemporaneità, o comunque a periodi relativamente vicini nel tempo, ogni pretesa di esaustività cede di fronte al senso della testimonianza, della documentazione, della memoria. Associare opere a fatti, esperienze, momenti storici è legittimo, anzi è un fil rouge efficace: magari il semplice frammento di un mosaico, ma sempre l’utile traccia di un percorso. Gli anni Settanta furono contrassegnati, anche sotto il profilo artistico, da tensioni, contrasti, speranze, ideali, utopie. Tendenze differenti, se non opposte, convivevano e si scontravano, dal Concettuale al neoespressionismo, dalla Poesia Visiva alla multimedialità, dalle operazioni performative alla nuova figurazione. Come in ogni epoca, maestri anziani o già storicizzati proseguivano e approfondivano le loro ricerche, mentre giovani arrembanti si affacciavano sulla scena portando linguaggi propri e originali. Sono esposti quadri di Enrico Baj, Agostino Bonalumi, Remo Brindisi, Roberto Crippa, Virgilio Guidi, Trento Longaretti, Zoran Music, Franco Rognoni, Aligi Sassu, Mario Schifano. Orari: da martedì a domenica, dalle ore 16.00 alle 19.30 Associazione Artisti Bresciani AAB, Vicolo delle Stelle 4, tel. 03045222, www.aab.bs.it - [email protected] STUDIO LB CONTEMPORARY ART Dal 10 al 25 maggio 2014 Francesco Messina, “Lezione di ballo” Francesco Messina (1900-1995), scultore di alcuni dei più importanti monumenti italiani del secolo scorso. L’occasione nasce dall’incontro fortuito da parte del gallerista con un’opera di grande bellezza: Lezione di Ballo, un bronzo alto 144 cm, realizzato nel 1979, dal quale nasce anche il titolo della mostra. Esso raffigura il corpo agro di una fanciulla di nome Elisabetta, colto nell’istante che precede l’azione. La tensione dei giovani muscoli è una fragile quiete, tradita dalla determinazione dello sguardo acuto e dalle labbra severe. Insieme al grande bronzo sarà inoltre possibile apprezzare American Ballet, scultura realizzata nel 1981, di dimensioni più contenute, ma di sicuro impatto per l’armonia vibrante delle placide membra e la vivace espressione quasi contrariata del volto. Queste opere si inseriscono nella vasta produzione dell’autore, che dagli anni Settanta in poi, si concentrerà principalmente su due temi: i cavalli e la danza appunto, ritraendo ballerine e celebrità come Carla Fracci e Luciana Savignano, incontrate al Teatro La Scala di Milano. Nella serata inaugurale dell’evento, attraverso ausili multimediali, grazie all’intervento della curatrice Vanda Sabatino, sarà possibile approfondire, in un excursus temporale, la conoscenza dello stile e delle opere dell’artista, il quale da esordi simpatizzanti col Futurismo, passerà al movimento del Novecento italiano, per poi costituire una voce fuori dal coro nel panorama artistico europeo. Comeebbe a dire Vanni Scheiwiller “Messina è stato ed è (per me) quasi il metro controcorrente degli attuali valori artistici, una pulce nell’orecchio, l’anello di una catena che si chiama Tradizione, Mediterraneo, Classicismo insomma.” 18 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE Orari: da lunedì a domenica, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Studio Lb Contemporary Art, Via Musei 83, tel. 335 6166605, www.studiolb.eu - [email protected] GALLERIA COLOSSI ARTE CONTEMPORANEA Dal 15 maggio al 26 giugno 2014 Giorgio Alisi e Caludio Filippini, “Mille Miglia…d’autore” In occasione della partenza da Brescia della storica gara automobilistica Mille Miglia, la Galleria Colossi Arte Contemporanea inaugura una bipersonale dal titolo “Mille Miglia...d'autore” con due protagonisti d'eccezione che realizzeranno appositamente alcune opere per accompagnare questo straordinario evento: lo storico illustratore di Ruoteclassiche e Quattroruote, Giorgio Alisi e Claudio Filippini, l'artista della realtà dipinta. Agli iconici e affascinanti scorci sulle vetture storiche riprodotti con lenticolare precisione da Claudio Filippini, classe 1953, si affiancano i vivi e accattivanti “ritratti di automobili” di Giorgio Alisi, classe 1937. L'art-designer legnanese annovera tra i principali clienti delle sue illustrazioni produttori come Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Nissan e Ducati o styling houses come Zagato e ItalDesign, collabora con le più importanti riviste di settore in Italia e all'estero (Quattroruote, Ruoteclassiche, Classic & Sports Car (GB), Octane (GB) e Autocar) ed ha esposto nelle più prestigiose manifestazioni di automobilismo storico come Padova, Ferrara e Torino. Tra le sue imprese più recenti, le duecento immagini realizzate per il “Tutto Ferrari” di Mondadori e il “Ferrari 60” di Nada-Giunti. La sua prima antologica è del 2008 a Soresina (CR) presso il club Nino Previ. Il suo approccio alle forme delle auto denota una profonda conoscenza tecnica della loro meccanica, perfettamente delineata nelle sue linee sinuose che affascinano Alisi fin da bambino quando si incantava “davanti alle grandi Alfa Romeo dei gerarchi fascisti e alle ancor più rare fuoriserie guidate dagli alti ufficiali nazisti e – come afferma lui stesso - “con la stessa curiosità insaziabile, guardavo le Topolino con pneumatici d'aeroplano o le Aprilia con il gassogeno”; ma alquanto singolare è la sua capacità di inserire l'automobile in un contesto dinamico, tratteggiato da linee di fuga che si diramano sulla superficie del foglio come saette, di coglierne la personalità, il carattere pungente e aggressivo, raffigurandole mentre sfrecciano nella pioggia battente, nel momento in cui affrontano le curve o vengono acclamate da una folla in festa come eroi al ritorno da una battaglia. Dalla bidimensionalità della carta le curve delle vetture tratteggiate da Alisi emergono accattivanti, voluminose e vive, come fossero belle ragazze, fanno vibrare la loro personalità nella lucentezza delle loro carrozzerie. La sua competenza tecnica dell'oggetto raffigurato emerge dalla precisione con la quale vengono definiti i tratti, con un segno preciso e ordinato, ma il suo slancio creativo supera la pura rappresentazione: l'auto in corsa viene trasfigurata in una visone ideale, la “pura immagine della velocità” attraverso la quale si coglie la progettazione umana, l'idea che costituisce la sua anima, il cuore pulsante dentro gli ingranaggi. “Quando il futurista Marinetti scriveva che un'auto in corsa è più affascinante della Vittoria di Samotracia, aveva colto l'idea nella sua totalità”, dice Alisi. L'auto viene inserita in un contesto indeterminato che pare sfuggire continuamente al nostro sguardo verso profondità sconosciute, traguardi da raggiungere, chilometri da percorrere, tratteggiato con un segno sfrangiato, accostamenti azzardati di colori dalle tinte accese e vibranti come il rombo dei motori che sembrano suggerire. L'atmosfera dell'immagine crea un effetto palpitante ottenuto con varie tecniche: le penne a sfera che uniscono alla morbidezza sfumata del tocco della matita la nitidezza della penna a inchiostro, la tempera per esaltare con tinte sfumate il chiaroscuro e la profondità; oppure l'acquarello per catturare il dinamismo dell'attimo in cui appare la vettura e che scorre rapido durante una corsa. Sull'automobile vengono proiettate le suggestioni dell'ambiente circostante che ne fanno una cosa viva, attraente, in grado di suscitare in noi una sorta di empatia; le stesse suggestioni momentanee della visione che vengono ritratte con lenticolare precisione dalla tecnica “antica” di Claudio Filippini, fatta di stesure sovrapposte di strati di colore ad olio sulla tela, in continuità di lievissimo spessore. Le sue tele sono inquadrature sulle quali l'occhio si focalizza per svelare il dettaglio nascosto di cerchioni, fanali, copriruote, in una particolare situazione. Il suo pennello si sofferma con delicatezza a delineare i bagliori lucenti della carrozzeria, sulla quale si riflettono i curiosi che fotografano l'auto, in una sfida continua con la macchina fotografica nella riproduzione 19 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE documentaria della realtà. Anche se l'accostamento al dato visivo è minuzioso, Filippini carica la sua rappresentazione iperrealistica di valenze interrogative che assecondano le proiezioni dell'inconscio collettivo. La sua pittura mimetica si dissolve nella ricerca di nuove immagini e sull'emergere di icone evanescenti, attimi sfuggenti che rischiano di svanire nella loro imperturbabile bellezza. I suoi esordi sono caratterizzati dalla pittura en plein air per meglio recepire le emozioni suggerite dall'ambiente quotidiano, una vocazione approfondita nei suoi numerosi eventi espositivi in Italia e all'estero: dalla personale “Le luci della città” del 2007 presso l'Associazione Artisti Bresciani fino alla mostra “Sospensioni” dedicatagli dalla Galleria Colossi Arte Contemporanea nel 2010, alla partecipazione, nel giugno – novembre dello stesso anno, ad Art Innsbruk. International Fair for Contemporary Art e alla collettiva “Marilyn Monroe. Arte della bellezza” presso la Fondazione Villa Ponti ad Arona (NO). Nel marzo – aprile del 2012 espone, con la Galleria Colossi, alla collettiva “L'arte del rugby”, inaugurata presso lo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della partita ItaliaScozia del Torneo RBS Sei Nazioni, con il patrocinio della Federazione Italiana Rugby; nel febbraio-marzo dello stesso anno la Galleria Civica “G. B. Bosio” di Desenzano del Garda gli dedica la mostra “Claudio Filippini. La tradizione continua” nella prestigiosa sede di Palazzo Todeschini. La sua pittura dettagliata arriva a rivelare il riflesso di un edificio che si proietta sulla superficie luccicante di un fanale, le scomposizioni di luce che creano le zigrinature dei fanalini, a far rientrare, quasi per caso, nel campo visivo delimitato dalla tela, le gambe di una donna che accorre suggerendo il fascino misterioso di un istante irripetibile, come quello che ogni anno ci sa regalare l'emozione della partenza di queste nobili auto storiche che sfilano in corso Zanardelli. Istanti emozionanti che sembrano essere inquadrati da un obiettivo fotografico vagabondo e un po' flâneur, bloccati per sempre come un fotogramma nelle tele dell'artista. Nei quadri di Filippini le pulsazioni della città si riflettono sulla bellezza scultorea delle carrozzerie delle auto d'epoca, così come avviene nell'”universo in fuga” fatto delle mutazioni delle luci che riverberano sulle vetture in corsa degli sketches di Giorgio Alisi. Le auto d'epoca di Filippini e Alisi sono vive e vibranti, su di esse si proiettano oppure rivivono un'infinità di atmosfere, suggestioni e riflessi che catturano la nostra attenzione. Orari: Da martedì a sabato 10-12 e 15-19. Domenica su appuntamento. Galleria Colossi Arte Contemporanea, Corsia del Gambero, 13, tel. 030 3758583, cell. 338 9528261, [email protected], www.colossiarte.it PACI CONTEMPORARY Dal 17 maggio al 30 settembre 2014 Inaugurazione sabato 17 maggio 2014 ore 18.30. AMERICA ’70 – La fotografia tra sogno e realtà In concomitanza con la Notte Bianca di Brescia e il Magico weekend delle Mille Miglia, Paci contemporary è lieta di presentare “AMERICA ’70 – La fotografia fra sogno e realtà”, Group show che riunisce alcuni dei più importanti artisti americani che, negli anni ’70, hanno rivoluzionato la Fotografia, influenzando in maniera determinante il panorama artistico successivo. Jerry Uelsmann, Arthur Tress, Leslie Krims, Duane Michals, Ralph Gibson, Judy Dater, Larry Clark, William Egglestone, Sandy Skoglund, William Klein, Joel Meyerowitz, Bill Burke, Dave Heath, Nicholas Nixon, Bruce Davidson, Aaron Siskind, Mark Cohen, Olivia Parker, Lee Friedlander, Harry Callahan, e molti altri.., sono artisti riconosciuti a livello internazionale, che vantano esposizioni nei più prestigiosi musei di tutto il mondo. Partendo dalla lista stilata nel 1978 da John Szarkowski, direttore del dipartimento di fotografia del MoMA (Museum of Modern Art) di New York, la mostra offrirà un viaggio alla scoperta dei grandi Maestri che hanno interpretato la fotografia come mezzo artistico in bilico fra sogno e realtà: un percorso nell’America degli anni ’70 e non solo… Tra i molti artisti che saranno presentati, basti citare Jerry Uelsmann, capace di creare immagini che, attraverso la sovrapposizione di diversi negativi, creano un universo magico e misterioso, al contempo reale e immaginario; Arthur Tress, le cui fotografie raccontano il percorso di un uomo alla costante ricerca di un’identità, che ha saputo scrutare nel profondo della sua interiorità; LeslieKrims, che si concentra sulla dissacrazione degli stereotipi della società americana, attraverso una satira feroce e ironica; Duane Michals, che utilizza il mezzo 20 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE fotografico per raccontare, attraverso una sequenza di fotogrammi, delle vere e proprie storie; Ralph Gibson, un visionario affascinato dalle astrazioni dell’architettura quanto da quelle sinuose e sensuali della forma femminile, che sperimenta con la forma del corpo e dello spazio le distanze tra la realtà e l’astrazione, il contrasto tra il bianco e nero; Judy Dater, i cui primi lavori sono incentrati sulla liberazione e la percezione delle forme femminili; fino ad arrivare a Sandy Skoglund, con i suoi primi esperimenti fotografici degli anni ’74-’79, che rappresentano il punto di partenza da cui poi si svilupperà la ‘Staged Photography’: opere al confine tra fotografia e installazione, che richiedono anni di progettazione e creazione prima che possa essere scattata la fotografia vera e propria: niente viene infatti manipolato con il Photoshop ma è l’artista in persona a creare, dettaglio dopo dettaglio, le sue scenografie. E molti altri… Una curatissima raccolta di immagini attentamente selezionate che, dagli anni ’70 fino ad oggi, svelano un nuovo, rivoluzionario modo di pensare la fotografia. In occasione della mostra, sarà presentato anche il nuovo volume edito da Paci contemporary, con testo critico a cura di Gigliola Foschi. Orari: da martedì a sabato, ore 10.00-13.00 e 15.30-19.30. Paci Contemporary, Via Trieste 48, tel. 030.290635, www.pacicontemporary.com, [email protected] GALLERIA DELL’INCISIONE Dal 22 maggio al 20 luglio 2014 Inaugurazione giovedì 22 maggio 2014 alle ore 18.00 “Arturo Martini” Saranno esposte una ventina di opere di piccolo e medio formato, che ben illustrano diversi aspetti della produzione artistica martiniana, restituendo un ritratto composito ed efficace di una delle figure dominanti nel panorama artistico tra le due guerre. Lontano dalle inquietudini dei movimenti avanguardisti, Martini percorrerà una strada diversa, legata al recupero del passato; gli evidenti richiami all’antico si sposano però nelle sue sculture con una volontà di rinnovamento unica che avrà come esito una ricchezza espressiva di grande attualità. I rimandi ad un mondo arcaico appaiono così nella sua scultura, riletti sotto una luce nuova, lontani da un approccio accademico, arricchiti da una fantasia inventiva che produce esiti formali sempre nuovi. La mostra è costituita da opere realizzate in un arco temporale piuttosto ampio, e in particolare negli anni compresi tra il 1925 e il 1935, un decennio di straordinario fervore ideativo. I lavori esposti rivelano, nella grande varietà degli esiti formali, la personalità viva, il carattere impetuoso, la dimensione umana dell’artista. Numerosi i soggetti religiosi, tra cui il bellissimo San Sebastiano, soggetto riproposto dall’artista in più occasioni e presente in mostra in due differenti versioni caratterizzate da un diverso trattamento di superficie. Da citare anche i preziosi Presepe piccolo e Annunciazione, dominati da un lirismo di grande suggestione, la Leggenda di San Giorgio, essenziale nella semplificazione della volumetria e del modellato, e ancora le due formelle in bronzo e terracotta Il perdono e Gesù abbeverato di fiele, infine i bronzi del San Giovannino e dell’Incontro di San Marco e San Giusto, due figure di estrema eleganza che si fronteggiano in un tenero sguardo. Straordinari anche i monumentali Leone e Leonessa da giardino, due grandi sculture sedili in gres, in cui elementi di chiara derivazione romanica sono riproposti in un’interpretazione di grande libertà espressiva, e Bagnante, formella in terracotta caratterizzata da un modellato di incredibile morbidezza, che si contrappone alla bronzea Aquila, potente e austera nel segno duro, ostinato. Saranno inoltre esposti un disegno e alcune incisioni, che testimoniano l'incessante sperimentazione tecnica del grande artista. Orari: da martedì a domenica, dalle ore 17.00 alle 20.00. Galleria dell’Incisione, Via Bezzecca 4, tel. 03030469, www.incisione.com - [email protected] 21 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE A PALAZZO GALLERY Dal 23 maggio al 15 settembre 2014 Inaugurazione venerdì 23 maggio 2014 alle 18.00 Servane Mary/ Virginia Overton/ Olivier Mosset Orari: martedì – sabato dalle 11.00 alle 19.00 Galleria Bersi Serlini Migliorati Rusconi Srl, Piazza Tebaldo Brusato 35, tel. 030 3758554 www.apalazzo.net [email protected] INSTUDIO Dal 24 maggio al 7 giugno 2014. Inaugurazione sabato 24 maggio, ore 18 Max Bi, “All the BEaST of Max Bi” La personale è dedicata alle nuove opere scultoree di Max Bi. Inedite, per la prima volta mostrate al pubblico in un percorso espositivo appositamente disegnato nell’affascinante spazio di InStudio, esse sapranno confermare l’attitudine interdisciplinare e il linguaggio eclettico, centrato sul ruolo della sperimentazione cromatica e plastica, di Max Bi. Gioca con la terra, gioca con le forme, gioca soprattutto con il colore. E quando gioca, lo fa molto sul serio. Basterebbe leggere tra le righe il titolo di questa sua prima mostra di opere scultoree, fortemente voluta proprio a Brescia, città natale e di vita dell’artista, per capire che se scherza, Max Bi lo fa col fuoco: quello che cuoce e verifica le sue terrecotte; quello che brucia e vive nei suoi personaggi. All the Beast of Max Bi, ovvero tutto ciò che di più animale, primordiale e corporale ci possa essere nella sua ricerca, raccontato attraverso il raggrumarsi e il tendersi della materia, lavorata con veloce, famelica voluttà. Max Bi approda alla scultura per una naturale, meglio sarebbe dire, vitale necessità: sopravvivenza della specie sub specie sculpturae. Ecco allora i suoi uomini-animali, uomini nella loro ferina identità. Uomini bestiali amati con quell’affetto un po’ graffiante e un po’ ruvido, lo stesso che Max Bi mette nel fare frenetico delle sue opere, riversandolo nelle scosse plastiche, nei guizzi cromatici che si increspano tra velli e piume di terrecotte. Animali, i suoi, memori di tutta quella energia espressionista transitata tra gli umori mediterranei e le asprezze nordiche della storia dell’arte del secolo scorso, da Appel a Picasso, da Dubuffet a Jorn, maestri ideali, padri spirituali della nuova ricerca di Max Bi. Ferocemente dimenticati a memoria. Questo il senso del progetto che InStudio, l’atelier di Marcello Gobbi, dedica a Max Bi, confermandosi come spazio espositivo indipendente a disposizione di artisti, volto ad attivare nuovi processi condivisi. Si propone come luogo di scambio e di contaminazione dove l’esperienza e il percorso individuale lasciano il passo alla sinergia e alla tessitura di una rete di incontri. Lo spazio aprirà su appuntamento: tel. 335 52 80 646 InStudio Via Calatafimi, 20/c – 25122 Brescia, tel. 335 52 80 646, [email protected] GALLERIA AplusB c/o Palazzo Guaineri Dal 24 maggio al 5 luglio 2014 Inaugurazione sabato 24 maggio 2014 alle ore 18.30 “L’Avventura – Die mit der Liebe spielen” David Czupryn (1983, Duisburg) / Robert Elfgen (1972, Wesseling am Rhein) / Max Frintrop (1982, Oberhausen) / Tobias Hoffknecht (1987, Bochum) / Melike Kara (1985, Bensberg) / Valerie Krause (1976, 22 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE Herdecke) / Michail Pirgelis (1976, Essen) / Dennis Scholl (1980, Hünfeld) / Jana Schröder (1983, Brilon) / Philip Seibel (1980, Hagen) / Stephanie Stein (1972, Kiel). A cura di Lena Ipsen. L'avventura – die mit der liebe spielen fa riferimento al titolo in lingua italiana e tedesca del film diretto nel 1960 dal regista Michelangelo Antonioni ed è da intendere come omaggio alla stagione cinematografica del Neorealismo. La trama de L'avventura viene interpretata come metafora della ricerca dell'artista e ci conduce all'interno di quel vuoto che spesso è il significativo punto di partenza per la creazione. Sin dalla nascita del medium dell'immagine in movimento, film ed arti visive sono protagonisti di una continua e reciproca ispirazione. La percezione del mondo inoltre viene influenzata dal cinema più di qualsiasi altro mezzo ed è per questo gioca un ruolo decisivo e centrale nella produzione e nella percezione delle arti visive in generale. La maggior parte degli artisti de L'avventura – die mit der liebe spielen hanno studiato presso l'Accademia di Düsseldorf a vivono e lavorano nella regione della Renania settentrionale. La quasi totalità dei lavori sono creati appositamente per l'occasione e saranno esposti al pubblico per la prima volta in assoluto. Molteplici sono i medium utilizzati quali il disegno, la pittura, la scultura ed il video, presentati nella cornice del piano nobile di Palazzo Guaineri delle Cossere, palazzo del XVII secolo che si trova nel cuore del centro storico di Brescia. I lavori si legheranno ad esso in un fruttuoso dialogo tra opere nate in Germania e spazio architettonico italiano. L'ambiente ed il suo spazio giocano un ruolo speciale nella produzione e percezione dei lavori di Stephanie Stein a Tobias Hoffknecht. Stephanie Stein produce filigrane, lavori minimalisti relativi ai parametri spaziali come luce e ombra, dimensione e movimento. Similmente le installazione e le sculture di Hoffknecht rivelano se stesse attraverso il movimento dell'osservatore che viene vagamente rimandato ad una situazione familiare dagli oggetti provenienti dalla quotidianità. Le sculture di Valerie Krause sono frutto di una indagine sull'oggetto, lo spettatore e lo spazio, quest'ultimo essenziale per la scelta del medium. “Ogni cosa è in movimento – afferma Valerie Krause - ed è stata fissata con un particolare movimento”. La medesima preoccupazione sullo spazio e sul tempo la si può osservare nell'assunto pittorico di Max Frintrop. Il suo essenziale repertorio di forme sulla superficie bidimensionale della tela è dedicato ad una ironica indagine sul concetto di spazio. La recente serie pittorica nominata “Spontacts” di Jana Schröder è caratterizzata da una colorazione blu proveniente dalla fascinazione per la scrittura manuale e lo scarabocchio. “Innanzitutto amo l'estetica delle linee, delle curve e della scrittura a mano oltre che il movimento e la materialità della scrittura quando inizia ad essere illeggibile” afferma Jana Schröder in merito ai suoi lavori. Le opere di Dennis Scholl e Philip Seibel hanno un effetto riconducibile al rallentamento. L'iperrealismo figurativo dei disegni a matita di Scholl ed i pannelli astratti esito di un lungo processo produttivo di Philip Seibel, mettono alla prova l'osservatore che entra in contatto le loro immagini. Le scene di Sholl, la composizione è presa dalla maniera del collage, lasciano che lo spettatore si perda nei dettagli di un mondo straniante. Le superfici levigate di Seibel non danno informazioni circa sulla via che stanno prendendo. Non è semplice capire se i tratti siano venature del legno dipinte su una superficie di alluminio oppure di una superficie di legno applicata su un pannello di alluminio. L'enigma esposto allo sguardo è una riflessione del rapporto tra autenticità e verosimiglianza. I dipinti eseguiti ad olio ed acrilico su tela o tavola di David Czupryn illudono e aprono ad enigmatici spazi simili a trompe-l’oeil fatti di liane, aste, corde, piante esotiche e tante altre tipologie di oggetti disposti sopra un background che imita il legno, il marmo ed il cemento. Robert Elgen crea il suo unico mondo con l'aiuto di oggetti derivati da varie discipline. Il punto di partenza della sua ricerca è spesso la sua esperienza autobiografica. Si tratta di osservazioni quotidiane, situazioni di passaggio, di alternanza tra vari stati emotivi ed i cicli della natura. Le sculture di Michail Pirgelis provengono da parti originali di aeroplani. Attraverso il processo di taglio, collage e pulizia, esse si permeano nuovamente con una certa aura e bellezza che gli oggetti sembra abbiano perduto come risultato del coinvolgimento del turismo di massa e della banalità dei viaggi aerei. Melike Kara oscilla nell'utilizzo di vari media. Con la fotografia, il video e gli oggetti essa suggerisce immagini esteticamente poetiche che colpiscono sensualmente lo spettatore. Kara propone domande riguardanti cultura ed identità, domande spesso lasciate aperte e senza risposta. Lena Ipsen, curatrice della mostra, ha studiato Storia dell'Arte ed Arti Visive alla Humboldt University di Berlino. Vive e lavora a Berlino. 23 MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE D’ARTE Orari: da giovedì a sabato, dalle ore 15.00 alle 19.00. AplusB Contemporary Art, c/o Palazzo Guaineri delle Cossere, Contrada Cossere, 22, tel. 3381324177 / 030 5031203, aplusbcontemporaryart.wordpress.com - [email protected] GALLERIA MININI Dal 24 maggio Inaugurazione sabato 24 maggio, ore 18.00 Daniel Buren, “Lavori luminosi / Già quarantanni!” Già quarantanni! novembre 1974 – maggio 2014 Prima di aprire la galleria, nel 1973, pensando al programma da fare, ho visitato alcuni artisti per annunciare la prossima apertura. Tra questi Daniel Buren, che conoscevo da tempo. Vado a Parigi. Gli racconto della mia nuova impresa. «Chi saranno gli artisti?» Mi chiede. «Non lo so ancora, dipende dalle loro risposte...e anche dalla tua!». «Allora facciamo così» mi conferma Daniel «Apri la tua galleria, fai le mostre che credi, mandami gli inviti. Fra tre anni ti dirò se potrò lavorare con te o meno. Comunque in caso positivo voglio sapere chi sarà l'artista prima della mia mostra e chi subito dopo». Bella lezione. Capisco che sono sotto osservazione, poche parole valgono più di un Master. Devo essere andato bene se, dopo solo dodici mesi, Daniel mi chiama per dire che ho superato l'esame. La sua prima mostra da me sarà dopo un anno, nel 1974, e così oggi festeggiamo i 40 anni da quella prima volta, con una nuova mostra che ha come sottotitolo: "già quarantanni!", una esclamazione trovata da Daniel che pare più sorpreso di me dalla velocità del tempo passato. Se non sbaglio questa è la sesta mostra che facciamo con lui, più altre avventure fuori galleria. La prima aveva per titolo "GOTICO" con carte a strisce di 8,7 cm colorate, incollate negli archi dello spazio in via Agostino Gallo, ordinati alfabeticamente (Azzurro, Blu, Giallo, Rosso,Verde...). La mostra che apre ora, avrà lavori luminosi e, guarda caso, anche qui i colori saranno ordinati alfabeticamente (Azzurro, Blu, Giallo, Rosso, Verde...). Tout se tient. La storia continua… Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 19.30; sabato dalle ore 15.30 alle 19.30. Galleria Minini, Via Apollonio 68, tel. 030383034, www.galleriaminini.it - [email protected] L’Infopoint Turismo Comune di Brescia non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali variazioni di programma. Per segnalazioni di mostre da inserire nel Calendario, Vi preghiamo di contattarci entro il 12 e il 28 del mese. Infopoint Turismo Stazione Stazione Piazzale Stazione, 25122 Brescia Tel. +39 030 8378559 [email protected] Aperto tutti i giorni: 9.009.00-13.00 e 13.3013.30-17.30 Infopoint Turismo Piazza Duomo Via Trieste 1, 25121 Brescia Tel. +39 030 2400357 [email protected] Aperto tutti i giorni: 9.009.00-13.00 e 13.3013.30-17.30 24
© Copyright 2024 Paperzz